Mis blogs

Mis Blogs son: Actual (Actualidad y Aficiones), Heródoto (Ciencias Sociales, Geografía e Historia), Plini (Ciències Socials, Geografia, Història i Història de l’Art), Lingua (Idiomas), Oikos (Economía y Empresa), Paideia (Educación y Pedagogía), Sophia (Filosofía y Pensamiento), Sport (Deportes), Thales (Ciencia y Tecnología), Theos (Religión y Teología), Tour (Viajes), Altamira (Historia del Arte y Arquitectura), Diagonal (Cómic), Estilo (Diseño y Moda), Pantalla (Cine, Televisión y Videojuegos), Photo (Fotografia), Letras (Literatura), Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura), Odeón (Ballet y Música).

sábado, 8 de diciembre de 2012

El origen de los guardianes (2012), de Peter Ramsey.

            El origen de los guardianes (2012), de Peter Ramsey.



El origen de los guardianes (2012). Rise of the Guardians. EE UU. Género: animación y fantasía. Duración: 97 minutos. Dirección: Peter Ramsey. Guion: David Lindsay-Abaire; basado en Los Guardianes de la Infancia, de William Joyce. Producción: Nancy Bernstein, Christina Steinberg y colaboración de Guillermo del Toro. Música: Alexandre Desplat. Diseño de producción: Patrick Hanenberger.

Trama.
Tras siglos de destierro en el mundo subterráneo, la Sombra (alias el Coco y el Hombre del Saco, o Pitch) se dispone a destruir los sueños de felicidad de todos los niños del mundo, que alimentan la existencia de los Guardianes, un cuarteto formado por el comprometido Santa Claus (North), el veloz Conejo de la Suerte (Bunnymund), la alegre Hada de los Dientes (Toothfairy) y el silencioso Creador de Sueños (el Hombre de Arena o  Sandman). La Luna, la protectora nocturna del mundo fantástico, convoca a un inesperado quinto guardián, Jack Escarcha (Jack Frost), un muchacho de ignoto pasado, con el don de enfriarlo todo, dedicado a mil travesuras inocentes para llamar infructuosamente la atención, y que desea saber quién es y cuál es su destino. Lo encontrará en una fulgurante aventura en la que el futuro de la felicidad, esto es la vida misma, estará en juego.
Opinión.
Confieso que me he aproximado a esta película con cierta prevención. Demasiada publicidad, me decía. Demasiados intereses, sospechaba. Finalmente, demasiadas películas para un público infantil y esta será una más, buena pero no más, me temía. Al final, demasiados temores.

El Origen de los Guardianes 3D

Encuentro, al contrario, una brillante desmesura formal, una magia arrolladora y un humanismo profundo (nada menos que la imperiosa necesidad de los sueños para que la vida sea plenamente efectiva y feliz), todo ello en un difícil pero conseguido equilibrio de un clasicismo irresistible. El resultado es asombro, encanto, complacencia, emoción, un fulgor húmedo en los ojos de los niños y sospecho que también de los adultos, y un aplauso unánime cuando aparecen los títulos de crédito de un público sinceramente agradecido.



La perfección de los movimientos y la expresión facial de los personajes va mejorando año tras año hasta hacer temer que un día no lejano alcanzará honduras asombrosas. Sin duda este filme ha llegado a un punto más allá de esa frontera, al menos en el personaje de Jack Escarcha, que podría hacer competencia  a muchos que se llaman actores. El cuidado con que se ha logrado una obra de arte llega a múltiples aspectos, como la hermosa y alucinante inventiva de los interiores, inspirados en lo que respecta a la morada del mal en los grabados de lúgubres mazmorras de Piranesi  (tal vez se nota ahí la mano del productor Guillermo del Toro), y en la tantas veces vista mansión polar de Santa Claus en las ilustraciones de los clásicos de Disney y de los mundos fantásticos de Tolkien que a su vez tomaban su modelo del art déco. El guion es una hazaña espléndida en su hábil trenzado de los momentos dramáticos para que la progresión de la historia tenga pleno apoyo en lo anterior y dé sólido sentido a lo posterior, sin los agujeros llenos de deus et machina inverosímiles a los que nos tienen acostumbrados los productos menores del género de animación. Y atención a los numerosos homenajes, que salpican de gratos regalos al espectador resabiado, como esa escena final en la que Ramsey consigue una esmerada reconstrucción de la emocionante despedida de ET.

Fuentes.
Wikipedia.
Costa, Jordi. Sueños/pesadillas. “El País” (30-XI-2012) 54.
García, Toni. Guillermo del Toro / Productor. ‘Los bancos actúan como el crimen organizado, pero con licencia’. “El País” (8-XII-2012).

viernes, 16 de noviembre de 2012

Lawrence de Arabia (1962), de David Lean.


Lawrence de Arabia (1962), de David Lean
Lawrence de Arabia (1962). Reino Unido Género: drama histórico y bélico. Duración: hay varias versiones, y la más fiel a la intención del director tiene 217 minutos. Dirección: David Lean. Intérpretes: Peter O’Toole, Omar Sharif. Anthony Quinn, Jack Hawkins, Anthony Quayle, José Ferrer, Arthur Kennedy, Claude Rains, Zia Mohyeddin. Guión: Robert Bolt y Michael Wilson, basado en los escritos de Lawrence. Música: Maurice Jarre. Fotografía: Freddie Young. Montaje: Anne V. Coates. Producción: Sam Spiegel.
Trama.
Lawrence y el guía Tafas (Zia Mohyeddin).

Un arriesgado encuadre de Young, con Lawrence y Tafas en primer término, y el jerife Alí (Sharif) al fondo como inminente amenaza.


Lawrence y el jerife Alí.

Un biopic sobre la vida del famoso arqueólogo y oficial de inteligencia británico Thomas E. Lawrence (1888-1935). En 1916 está destinado en El Cairo y recibe la misión de ir a Arabia para ayudar a los rebeldes contra los turcos. Una vez allí se deja conquistar por la cultura árabe y llevado por sus sueños de gloria irá mucho más lejos que sus órdenes al promover un movimiento independentista de las tribus del desierto. Los éxitos jalonan sus campañas, con las conquistas de Akaba y Damasco, pero sigue siendo un hombre occidental pese a sus apariencias orientales, y sus conflictos internos le hacen pagar un alto precio final.
Opinión.
La película fue rodada espectacularmente en 70 mm y con los mejores medios de producción de su época, en exteriores de Arabia y España (casi todos de la provincia de Almeria). La trama es conocida y la película la respeta históricamente en lo esencial, pero el asunto que interesaba a Lean era sobre todo el clásico retrato del héroe inglés incomprendido y marginado que busca un horizonte de salvación en parajes exóticos, tal como el Lord Jimde Conrad.
El auténtico Lawrence.

Lawrence era hijo ilegítimo y físicamente de escasa estatura y un homosexual desgarrado entre sus pulsiones y su rechazo a aceptarse a sí mismo como tal. Su ansia de gloria, primero como arqueólogo en Oriente Medio desde 1910 (aprendió árabe y publicó un interesante libro, El desierto de Zin, en 1915) y después como líder de la guerra en el desierto entre 1916 y 1918, refleja su voluntad de superar las limitaciones de su condición familiar y personal, a la vez que su renuncia al encumbramiento personal al final de la guerra para volver al anonimato, denota su comprensión a la postre de que el rescate de los propios infiernos no estriba en las victorias externas sino en la lucha interior del alma.

David Lean, en la escena en la que las tribus del desierto inician la campaña final hacia Damasco. Se tomó en el desierto de Almería, con extras españoles.

Lawrence, extraordinario escritor de auténtico genio, en Los siete pilares de la sabiduría nos ofrece una de las aventuras más hermosas y grandiosas jamás realizadas por el ser humano. La película de Lean, basada en la inmensa interpretación de O’Toole, que se transmuta mágicamente en el héroe, no le va a la zaga. El director imprime un ritmo visual portentoso que nos lleva de la mano por inolvidables parajes desérticos de los que el fotógrafo, Young, extrae las tonalidades más bellas, hasta casi sentir la sensualidad de los granos de arena entre los dedos, mecidos por la música de Jarre que se antoja tan espectacular en las escenas grandiosas (como esa toma a larga distancia en la primera visión del desierto), como intimista en los momentos más personales del protagonista. De los secundarios baste decir que brillan a tal altura que parecen principales.
En fin, Lawrence de Arabia es una gozada asombrosa, de interminable degustación, porque trasciende las fronteras entre los géneros y bucea en los secretos inconfesables y eternos del hombre.
Fuentes.
Internet.
AA.VV. Wikipedia.
Artículos.
Ruiz de Elvira, Álvaro P. ‘Lawrence de Arabia’, tormento y liberación en el desierto. La película épica de David Lean cumple 50 años y se edita restaurada en Blu-ray “El País” (16-XI-2012).
[http://cultura.elpais.com/cultura/2012/11/15/actualidad/1352979080_293437.html.] Con varios vídeos.

El hombre que pudo reinar (1975), de John Huston.


El hombre que pudo reinar (1975), de John Huston.
El hombre que pudo reinar (1975). The man who would be king.  Reino Unido / EE UU. Género: drama. Duración: 130 minutos. Dirección: John Huston. Intérpretes: Sean Connery, Michael Caine, Christopher Plummer, Saeed Jaffrey, Shakira Caine. Guión: John Huston y Gladys Hill, basado en la novela de Rudyard Kipling. Música: Maurice Jarre. Fotografía: Oswald Morris. Montaje: Russell Lloyd.
Trama.
 A finales del siglo XIX dos veteranos del ejército británicos de la India, Daniel Dravot (Connery) y Peachey Carnehan (Caine) deciden aventurarse en el Kafiristán en busca de fortuna. Son dos perdedores desengañados de su servicio al Imperio de la Reina Victoria y sueñan crearse su propio reino gracias a su ciega valentía y a su alegre confianza en la superioridad del hombre blanco. Con la ayuda de un kafir exsoldado del ejército británico que les sirve de intérprete, apodado Billy Fish (Jaffrey), lograrán un éxito más allá de sus fantasías gracias a un afortunado combate (una flecha se clava en la bandolera de Dravot y los indígenas creerán que es invulnerable) y a que el símbolo masón de uno de ellos es confundido con el hijo retornado del mítico Sikander (Iskander o Alejandro Magno). Pero sus ambiciones de riqueza y poder conllevan ineluctablemente un lado oscuro, una vorágine de  nuevos sueños gloriosos, que serán su perdición.
Opinión.
Es una de las películas más maravillosas del gran Huston, con dos protagonistas impagables, que ya estaban entonces en la madurez de su genio interpretativo, y que bordaron esta pareja de pícaros simpáticos y atrevidos. La escena cumbre del puente al final quedará siempre como antológica en el género de aventuras. La película se rodó en Marruecos, logrando una ambientación muy convincente. Una anécdota: la bella Shakira que roba el corazón de Connery y causa su perdición se había casado con Caine dos años antes y este la convenció para que aceptara esta única interpretación en su vida. Siguen casados, al igual que este filme sigue siendo uno de los grandes referentes del cine histórico de aventuras.
Fuentes.
Internet.
AA.VV. Wikipedia.
[http://www.loqueyotediga.net/diario/show/50-peliculas-que-hay-que-ver-antes-de-morir-el-hombre-que-pudo-reinar-1975-la-gran-aventura-de-huston]
Artículos.
Redacción. ‘Las películas’. “El País (16-XI-2012) 58.

miércoles, 14 de noviembre de 2012

El aura (2005), de Fabián Bielinsky.


El aura (2005), de Fabián Bielinsky. 
El aura (2005). Argentina / España. Género: thriller dramático. Duración: 127 minutos. Dirección: Fabián Bielinsky. Intérpretes: Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Alejandro Awada, Pablo Cedrón,, Nahuel Pérez Bizcayart. Guión: Fabián Bielinky. Música: Lucio Godoy. Fotografía: Checco Varese. Montaje: Alejandro Carrillo Penovi y Fernando Pardo.
Trama.
En Buenos Aires, un taxidermista (Darín) sufre una enfermedad que le produce desmayos al tiempo que está inmerso en una crisis de incomunicación con su esposa. Sueña ser delincuente y dar un golpe perfecto, y tras ser abandonado por su esposa, acepta una invitación a cazar en un paraje solitario y allí un imprevisto suceso desencadenará la oportunidad que ansiaba, pero llena de peligros.
Opinión.
El director argentino Bielinsky, prematuramente fallecido a los 47 años tras solo dos filmes, creó esta película tras su resonante éxito en Nueve reinas, para la que contó también con el gran actor Ricardo Darín. Desarrolló un guión que nos sumerge en una situación que rompe las convenciones del género, una puesta en escena de asombrosa claridad, una descripción de los personajes trazada con un mínimo de recursos, un tiempo moroso pero justamente necesario para retratar minuciosamente la atmósfera claustrofóbica de unas personas encerradas en un paisaje infinito, en el que solo una cruel violencia desatará los nudos irrompibles del destino.
Fuentes.
Internet.
AA.VV. Wikipedia.
Artículos.
Redacción. ‘Las películas’. “El País (13-XI-2012) 54.

domingo, 4 de noviembre de 2012

Argo (2012), de Ben Affleck.

Argo (2012), de Ben Affleck.
  
Argo (2012). EE UU. Género: acción y drama político. Duración: 120 minutos. Dirección: Ben Affleck. Intérpretes: Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman, Alan Arkin, Scott McNairy. Guión: Chris Terrio, sobre los libros de Anthony J. Méndez y Joshua Berman. Música: Alexandre Desplat. Fotografía: Rodrigo Prieto. Montaje: William Goldenberg.
Trama.
Basada en hechos reales. Finales de 1979: la revolución arde en Teherán y los estudiantes radicales atacan la embajada estadounidense y toman 44 rehenes. Seis, empero, se refugian en secreto en la cercana residencia del embajador canadiense. 69 días después, en enero de 1980, la situación para los escapados se hace más peligrosa por momentos y hay que sacarlos con urgencia. Un agente de la CIA, Tony Mendez, urde un plan extremadamente arriesgado: hacerlos pasar por el equipo de un filme de ciencia-ficción, Argo, que rodaría los exteriores en Teherán.
Opinión.
De izquierda a derecha, Goodman, Arkin y Affleck.

Magnífica película, que confirma a Affleck como el mejor joven aspirante a sucesor de Clint Eastwood en el trono de esa pequeña cofradía de actores-directores de auténtica enjundia. Es un gozo seguir la evolución de este hombre hasta erigirse en un gran cineasta. Rueda con concisión y con mínimas  pero imprescindibles concesiones comerciales, con un brío y un pulso narrativo que no decae en ningún momento, hasta un final plausible y que ya sabemos feliz pero que siempre tememos se tuerza en el último instante. La recreación del Teherán es logradísima. Los actores están plenamente creíbles en sus vicisitudes, con un Cranston inconmensurable. El guion es un logro de primera clase en el género, que bucea con respeto en la vivencia íntima del drama, sin rehuir una autocrítica de la política exterior norteamericana e incluso una sana veta de cinismo respecto a Hollywood, con Arkin y Goodman tan impagables como siempre. Una mención especial para la música de Alexandre Desplat, un auténtico creador que nos desliza su partitura sin imponerla, subrayando lo necesario sin abrumarnos.
Fuentes.
Internet.
AA.VV. Wikipedia.
Artículos.
Ocaña, Javier. La política como farsa. “El País” (26-X-2012) 45. Muy favorable.
García, Toni. ‘La CIA y Hollywood son íntimos’. “El País” (8-XI-2012) 45. Entrevista al exagente Tony Mendez.

Espinosa, Ángeles. Irán responde a Ben Affleck por ‘Argo’. “El País” (18-I-2013) 47.
Ayuso, Rocío. Hollywood se autopremia con ‘Argo’. “El País” (26-II-2013) 40. Gana el Oscar a la mejor película, y otros premios menores.
Belinchón, Gregorio. Varios ‘Ben’ para un solo Affleck. “El País” (26-II-2013) 40.
Boyero, Carlos. La alta política también pone y quita premios. “El País” (26-II-2013) 41. Reconoce el mérito de Argo pero considera que no es la mejor.

sábado, 3 de noviembre de 2012

Skyfall (2012), de Sam Mendes.


Skyfall (2012), de Sam Mendes.
Skyfall (2012). Reino Unido. Género: espionaje. Duración: minutos. Dirección: Sam Mendes. Intérpretes: Daniel Craig, Javier Bardem, Judi Dench, Naomi Harris, Ralph Fiennes, Albert Finney, Ben Whishaw, Bérénice Marlohe. Guión: John Logan, Neal Purvis, Robert Wade. Música: Thomas Newman. Fotografía: Roger Deakin. Montaje: Stuart Baird.
Trama.
James Bond enfrenta una nueva misión. Un enemigo, Raoul Silva, antiguo agente del MI6, ha conseguido los datos de los agentes infiltrados en todo el mundo y amenaza con revelarlos, sumiendo a la organización en una crisis que amenaza su misma existencia, así que M y Bond deberán apelar a su mutua confianza y su máximo valor.
Opinión.
La mejor película de Bond en muchos años. Mendes, de largo el mejor director que ha pasado por la serie, imprime una narrativa sólida, estudiadamente lenta en algunas escenas para que el espectador saboree los entresijos psicológicos de los personajes. Lo mejor tal vez es que el pasado de Bond aparece más nítido que nunca, así como se transparenta la insoslayable dicotomía de su misión, haciendo o permitiendo el mal para buscar el bien. Y sin embargo Mendes no renuncia a toques inesperados de humor, como esa antológica y violenta escena en que Bond cae en la parte trasera del tren sin que se le note una nota de polvo, al puro estilo Connery.
Craig compone un Bond más débil, más humano pero a la vez rodeado de una aureola de invulnerabilidad. Bardem traza magistralmente su papel del villano Silva, dándole unos toques que lo humanizan sin que olvidemos nunca que es un ángel caído del lado del mal. Y renovación (casi) completa del elenco de secundarios, pero de ellos no diremos nada salvo que se anuncia un largo futuro a la serie.
Fuentes.
Internet.
AA.VV. Wikipedia.
Artículos.
AA.VV. 50 años de James Bond. . “El País” Semanal 1.879 (30-IX-2012) 32-45. Torres, Maruja. El espía que acabó amando (34-36). Molina Foix, Vicente. Sean Connery. Cuestión de cabello(37-38). Izaguirre, Boris. Roger Moore. Un Bond políticamente incorrecto (38-39). Belinchón, Gregorio. George Lazenby. El más tímido con las mujeres (40). Fernández Mallo, Agustín. Timothy Dalton. Fiel a los retratos de Fleming (41). Sánchez, Clara. Pierce Brosnan. El lado oscuro del personaje(42). Sánchez Silva, Raquel. Daniel Craig. Una ginebra amarga (43).
Costa, Jordi. Una catedral bondiana. “El País” (31-X-2012) 38. Un encendido elogio.
Belinchón, Gregorio. Javier Bardem / Actor. ‘Al Gobierno le viene bien tanto paro’. “El País” (31-X-2012) 38.
Boyero, Carlos. Connery, o sea Bond. “El País” (31-X-2012) 39.

lunes, 29 de octubre de 2012

Vacaciones en el infierno (2012), de Adrian Grunberg.


Vacaciones en el infierno (2012), de Adrian Grunberg.
Vacaciones en el infierno (2012). How I spent my summer vacation o Get the Gringo. EE UU. Género: thriller. Duración: 96 minutos. Dirección: Adrian Grunberg. Intérpretes: Mel Gibson, Daniel Giménez Cacho, Dolores Heredia, Kevin Hernández. Guión: Mel Gibson, Adrian Grunberg y Stacy Perskie. Música: Antonio Pinto. Fotografía: Benoît Debie. Montaje: Steven Rosenblum.

Trama.
Un criminal, de nombre incierto, escapa a México con su botín, y va a parar a la cárcel llamada “El infierno”, un antro dominado por una banda criminal, donde deberá demostrar sus dotes de astucia para sobrevivir, con la ayuda de un niño cuyo hígado está comprometido para un trasplante al capo mafioso del penal.
Opinión.
Una película simpática que se apoya en el exceso grotesco de su cuidado guión, un ritmo vivo sin debilidades que parece inspirado en Tarantino, y el excelente punto cómico de Gibson, que aquí parece recuperado de su bache personal y fílmico de los últimos años, y está bien rodeado por un excelente reparto de actores mexicanos, en el que descuella el español Daniel Giménez en el papel del jefe mafioso y malvado con su punto gracioso. Los dos mejores hilos de los que tirar son la reproducción del asombroso penal mexicano, tan surrealista que parece increíble pero que todos sabemos que es real como la vida misma, y sobre todo la evolución del personaje gracias a su naciente amistad con el niño, que al final le lleva a un debate moral entre ayudarle con gran riesgo o huir y recuperar su preciado botín. Cualquiera huiría, pero él es Mel Gibson, y claro...
Fuentes.
Internet.
AA.VV. Wikipedia.
Artículos.
Boyero, Carlos. El mejor Gibson sigue ahí. “El País” (26-X-2012) 46. Muy favorable.

jueves, 11 de octubre de 2012

La trilogía de El Padrino (1972-1990), de Francis Ford Coppola.

La trilogía de El Padrino (1972-1990), de Francis Ford Coppola.


El padrino (1972). The Goodfather. Género: drama de gángsters. Duración: 175 minutos. Dirección: Francis Ford Coppola. Intérpretes: Marlon Brando (Vito Corleone), Al Pacino (Michael Corleone), James Caan (Santino ‘Sonny’ Corleone), John Cazale (Fredo Corleone), Talia Shire (Constanza ‘Connie’ Corleone), Robert Duvall (Tom Hagen), Diane Keaton (Kay), Sterling Hayden (capitán Mark McCluskey), Richard Castellano (Peter Clemenza), Abe Vigoda (Salvatore ‘Sally’ Tessio), Gianni Russo (Carlo Rizzi), Al Lettieri (Virgil ‘el turco’ Sollozzo), Richard Conte (Emilio Barzini), John Marley (Jack Woltz), Lenny Montana (Luca Brassi), Richard Bright (Al Neri), Al Martino (Johnny Fontane), Alex Rocco (Moe Green), Simonetta Stefanelli (Apollonia). Guión: Mario Puzo y Francis Ford Coppola, sobre la novela de Puzo, El Padrino. Música: Nino Rota y Carmine Coppola. Fotografía: Gordon Willis. Montaje: William Reynolds y Peter Zinner.

 

El padrino II (1974). The Goodfather II. Género: drama de gángsters. Duración: minutos. Dirección: Francis Ford Coppola. Intérpretes: Al Pacino (Michael Corleone), Robert de Niro (Vito Corleone de joven), John Cazale (Fredo Corleone), Diane Keaton (Kay), Talia Shire (Constanza ‘Connie’ Corleone), Robert Duvall (Tom Hagen), Lee Strasberg (Hyman Roth), Michael V. Gazzo (Frankie Pentangeli), Richard Bright (Al Neri), Dominic Chianese (Johnny Ola). Guión: Mario Puzo y Francis Ford Coppola, sobre la novela de Puzo, El Padrino. Música: Nino Rota y Carmine Coppola. Fotografía: Gordon Willis. Montaje: William Reynolds y Peter Zinner.


El padrino III (1990). The Goodfather III. Género: drama de gángsters. Duración: minutos. Dirección: Francis Ford Coppola. Intérpretes: Al Pacino (Michael Corleone), Diane Keaton (Kay), Talia Shire (Constanza ‘Connie’ Corleone), Sofia Coppola (Maria Corleone), Andy García (Vincent Mancini-Corleone), Eli Wallach (Osvaldo Altobello), Joe Mantegna (Joey Zasa), George Hamilton (B. J. Harrison), Raf Vallone (cardenal Lamberto), John Savage (Andrew Hagen). Guión: Mario Puzo y Francis Ford Coppola, sobre la novela de Puzo, El Padrino. Música: Nino Rota y Carmine Coppola. Fotografía: Gordon Willis. Montaje: Barry Malkin, Lisa Frutchman y Walter Murch.

Trama.
La primera parte comienza cuando los Estados Unidos salen victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, y nos muestra a un inmigrante italiano, Vito Corleone (Marlon Brando), que se ha abierto camino en la sociedad americana como jefe de una importante familia mafiosa de Nueva York. Tiene tres hijos, Santino (Sonny), Fredo, Michael y una hija, Marí. Corleone, un tradicional (prostitución, juego ilegal y protección), se enfrentará a la amenaza de la nueva mafia, encabezada por Sollozzo y Barzini, la que entra en el negocio de las drogas, que él detesta. La terrible violencia desatada y la traición llegan a tocar de muerte a la familia, precipitando el ascenso del hermano menor a la cúspide, y Michael finalmente se vengará. Mientras, se ha casado con Kay (Diane Keaton), que intenta ignorar el cambio de él.

La segunda parte se desarrolla en dos tiempos. El primero comienza en 1901 en una Sicilia pobre y sometida a la violencia mafiosa, que ha acabado con la familia del niño Vito Corleone, que escapa a Nueva York, donde continúa la historia a partir de 1917, mostrando el ascenso de Vito mediante la violencia, consiguiendo finalmente vengar la muerte de su familia en Sicilia. El segundo, datada en 1958, muestra como Michael Corleone ha crecido en poder y además se ha establecido firmemente en Las Vegas, pero deberá enfrentar una nueva traición en sus propias filas en medio de las disputas de la Mafia por conquistar el mercado cubano. Michael surge triunfante en una nueva ordalía de sangre, tan dolorosa como la primera, y además pierde a Kay.


En la tercera parte, Michael Corleone, solitario, envejecido y angustiado por sus culpas, intenta recuperar a Kay y sus hijos, y redimirse con el apoyo de la Iglesia para limpiar los negocios de la familia, pero encuentra engaño y traición, lo que entiende como un castigo divino. Mientras, un sobrino se vislumbra como su sucesor en el mando de la familia mafiosa. Finalmente, Michael pagará un altísimo precio por su pasado.

Opinión.

La crítica se rindió en seguida a esta obra monumental desde su primera entrega y aun más rindió pleitesía a su no menos genial continuación en la segunda parte (la tercera es excelente, imprescindible sin duda, pero no llega a las cumbres de las dos anteriores). El consenso se mueve entre considerar la trilogía (una unidad a partir de ahora) como la gran epopeya americana o la mejor obra sobre la historia contemporánea de Estados Unidos, la que mejor bucea en sus más recios fundamentos: la familia, la identidad de los inmigrantes, la lealtad clientelar al grupo, la ambición de dinero y poder, la violencia, la religión, la justicia privada…


La mafia desde su origen en los años 20 fue comprendida en su exacta naturaleza, un micromundo estadounidense, y hoy sigue siendo así, como demuestra la gran serie televisiva de Los Soprano, o, yendo más atrás, el mundo de Juego de Tronos. Y a la mafia nos aproximamos en la contemplación de la trilogía, sumidos en el horror de una tragedia que se mueve en los vericuetos de la obra shakesperiana y de la tradición bíblica, y a la vez atraídos inevitablemente por la seducción de estos personajes de inmensa humanidad, que encierran en sí todos los extremos de la condición humana, servidos por un elenco glorioso, tal vez irrepetible en la historia del cine en cuanto que reunir tan eminente calidad parece un sueño imposible. Y el director mueve con maestría inigualable, con algunas secuencias coreografiadas como joyas operísticas, los hilos de este conjunto monumental, servido por ayudantes excepcionales, como el fotógrafo Gordon Willis o el compositor Nino Rota.

Fuentes.
Internet.

Series de televisión.
La oferta (2022). Serie de 10 episodios, sobre la difícil producción de la primera película de la trilogía. [https://www.filmaffinity.com/es/film777587.html]

Artículos.
Belinchón, Gregorio. Un clásico que no deja de crecer. “El País” (9-IX-2012) 46. El Padrino.
Belinchón, Gregorio. ‘El Padrino’ gana a ‘Blade Runner’ como mejor película de la historia. “El País” (17-IX-2012) 33.
García, Toni. La obra cumbre de un genio. “El País” (22-IX-2012) 36. El Padrino II.
Belinchón, Gregorio. Paramount gana la batalla sobre los derechos de ‘El Padrino’. “El País” (4-X-2012).
Boyero, C. ¿Quién no ama ‘El Padrino’? “El País” (7-V-2015) 36.
Herrero, Gerardo. Produciendo un genio. “El País” (7-V-2015) 37.
Domínguez, Vicente. Coppola el bárbaro. “El País” (7-V-2015) 37.
Pozzi, S. La familia de ‘El padrino’ no necesita efectos especiales. “El País” (1-V-2017). Se reúnen Coppola, De Niro, Pacino, Keaton, Duvall, Shire y Caan para celebrar los 45 años del estreno.

Lo imposible (2012), de Juan Antonio Bayona.

Lo imposible (2012), de Juan Antonio Bayona. 
Lo imposible (2012). The Impossible. España / EE UU. Género: drama. Duración: 107 a 113 minutos, según versiones. Dirección: Juan Antonio Bayona. Intérpretes: Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland, Samuel Joslin, Oaklee Pendergast, Geraldine Chaplin, Johann Sundberg, Marta Etura, Bruce Elain, Dominic Power, Sönke Möhring, Byron Gibson, Ploy Jindachote, Natalie Lorence. Guión: Sergio G. Sánchez, basado en historia real de María Belón. Música: Fernando Velázquez. Fotografía: Óscar Faura. Montaje: Elena Ruiz y Bernat Vilaplana.
Trama.
Los Bennett, una familia occidental compuesta por los padres y sus tres hijos menores, pasa unas idílicas vacaciones en la costa del Índico, cuando un violento tsunami destruye el lugar, matando e hiriendo a miles de personas. Los miembros de la familia comienzan la desesperada búsqueda de sus amados, y en medio del horror encontrarán la esencia de la solidaridad y el amor.
Opinión.
Una película extraordinaria, apoyada en la abrumadora credibilidad de las escenas del desastre y sus consecuencias, con todos los medios (por ejemplo, 8.000 extras) del más exigente cine comercial de Hollywood, y en unas magníficas actuaciones, sobre todo de Naomi Watts en un papel muy agradecido, aunque Ewan McGregor y Tom Holland (el hijo mayor, Lucas). Bayona cose cuidadosamente entre sí las escenas para lograr una intensidad dramática que no cede, y con sucesivos escalones nos asciende del asombro a la admiración, nos conduce de la empatía con el dolor de estas criaturas desventuradas a la alegría de un encuentro final que llegamos a temer que no llegue. Un solo pero importante: la elipsis excesiva en el encuentro del padre con los dos hijos pequeños.
Fuentes.
Internet.
AA.VV. Wikipedia.
Artículos.
Boyero, Carlos. Cine de verdad, cine de mentira. “El País” (28-IX-2012) 40. Critica que el film, con indudables y grandes aciertos, caiga empero en el subrayado fácil de lo melodramático.
Belinchón, Gregorio. Y Bayona hizo posible ‘Lo imposible’. “El País” (9-X-2012) 40. Muy positiva ante un reto cumplido, un film espectacular y de intensa sensibilidad dramática.
Belinchón, Gregorio. ‘Lo imposible’: el mejor estreno de la historia. “El País” (16-X-2012) 40-41. La película registra el mejor estreno en un fin de semana en España.

Silver City (2004), de John Sayles.


Silver City (2004), de John Sayles.
Kristofferson y Cooper.

Silver City (2004). EE UU. Género: sátira política y trhiller. Duración: 130 minutos. Dirección: John Sayles. Intérpretes: Chris Cooper, Maria Bello, Thora Birch, David Clennon, Richard Dreyfuss, Miguel Ferrer, James Gammon, Daryl Hannah, Danny Huston, Kris Kristofferson, Michael Murphy, Mary Kay Place, Tim Roth, Billy Zane. Guión: John Sayles. Música: Mason Daring. Fotografía: Haskell Wexler. Montaje: John Sayles.
Trama.
Dickie Pilager (Chris Cooper), hijo del senador Jud Pilager (Michael Murphy), se encuentra en plena campaña para acceder al puesto de gobernador de Colorado ayudado por su jefe de campaña Chuck Raven (Richard Dreyfuss). Cuando encuentran un cadáver presuntamente asesinado, Raven intenta vincular su muerte con los oponentes políticos de Pilager, mediante un investigador privado, Danny O’Brien (Danny Huston), que pronto descubre que tras las apariencias todo es inesperadamente fluido y sospechoso.
Opinión.
Sayles, el gran director de Passion Fish, vuelve a cargar contra las lacras de la política estadounidense, en este film duro y poco complaciente a pesar de que se enmascare su ácida ironía, que se mueve con agilidad entre las convenciones del género negro, la sátira política e incluso la comedia, pero el director teme excederse en su retrato de un trasunto, rayano en el absurdo (genial Cooper), de George Bush Jr y opta finalmente por mostrarlo como un producto inevitable del sistema, rodeado de tal abundancia de personajes que el filme deviene una obra demasiado coral, lo que da un resultado final inconexo.
Fuentes.
Internet.
AA.VV. Wikipedia.
Artículos.
Redacción. ‘Las películas’. Silver City. “El País (10-X-2012) 54.

miércoles, 3 de octubre de 2012

Blancanieves (2012), de Pablo Berger.


Blancanieves (2012), de Pablo Berger
Blancanieves (2012). España y Francia. Género: drama mudo en blanco y negro. Duración: 90 minutos. Dirección: Pablo Berger. Intérpretes: Macarena García (Carmen/Blancanieves), Maribel Verdú (Encarna, la madrastra), Ángela Molina (Concha, la abuela), Inma Cuesta (Carmen de Triana, la madre), Daniel Giménez Cacho (el padre torero). Guión: Pablo Berger. Música: Alfonso de Vilallonga. Fotografía: Kiko de la Rica, en blanco y negro. Montaje: Fernando Franco. Producción: Ibon Cormenzana.
Trama.
En los años 1920, una encantadora muchacha, Carmen, hija de un célebre torero y una famosa cantante de flamenco, convive con Encarna, su malvada madrastra, que no soporta la creciente belleza de la joven y tramará su muerte. Solo el amor podrá obrar el milagro…
Opinión.
Un proyecto largo y arduo, de más de cinco años de producción. Ambientado en los años 20, mudo pero con música, en blanco y negro, ha visto la luz solo gracias al éxito imprevisto de The artist. El director, Pablo Berger (Bilbao, 1963), explica que el manantial de su inspiración fue la España negra de la dictadura de Primo de Rivera, la de los pintores Ignacio Zuloaga y Julio Romero de Torres, y que pervivía todavía medio siglos después en las imágenes hirientes de la España oculta de la fotógrafa Cristina García Rodero. De ahí provienen los principales hilos del filme, el toreo como Corte real, la Guardia Civil como fuerza armada y el flamenco como música envolvente y vehículo de ascenso entre las clases sociales.
Fuentes.
Internet.
AA.VV. Wikipedia.
Artículos.
Belinchón, Gregorio (texto); Harami, Yuko (fotos). Blancanieves oscura. “El País” Semanal 1.875 (2-IX-2012) 46-53.
Boyero, Carlos. Insólita, racial y estética Blancanieves. “El País” (23-IX-2012) 39. La considera una notable pero imperfecta película.

Salvajes (2012), de Oliver Stone.


Salvajes (2012), de Oliver Stone.
Salvajes (2012). Savages. Género: thriller. Duración: 131 minutos. Dirección: Oliver Stone. Intérpretes: Taylor Kitsch, Aaron Johnson, Blake Lively, Benicio del Toro, Salma Hayek, John Travolta. Guión: Shane Salerno, Don Winslow y Oliver Stone, basado en la novela de Don Winslow. Música: Adam Peters, con fragmentos de Brahms y otros. Fotografía: Dan Mindel. Montaje: Joe Hutshing, Stuart Levy y Alex Marquez.
Trama.
Dos jóvenes, Ben y Chon, se enriquecen en California produciendo y vendiendo legalmente la mejor marihuana del mercado y conviviendo en un feliz trío con la hermosa Ofelia (conocida como ‘O’), pero un cartel mexicano, comandado por Elena ‘La Reina’, pretende apoderarse de su negocio. Comenzará una lucha desenfrenada, en la que nada parecerá a salvo.
Opinión.
La mejor película de Stone desde JFK. El director, después de un aluvión interminable de filmes por debajo de su talento, a veces muy por debajo, se reencuentra con lo mejor de sí mismo, mostrando una sana mirada transgresora sobre las fronteras ideológicas de la sociedad, desde el amor generoso y sincero en trío hasta la reivindicación de la legalización de las drogas, mientras se desata la violencia visceral (en todos los sentidos), siempre revestida de una estética casi preciosista, como ese momento mágico en el que la sinfonía número 1 de Brahms nos mece en medio de una brutal escena de muerte. El montaje y la fotografía son excelentes, con instantes excelsos, como esa escena en la que solo el humo de un cigarrillo separa a Del Toro y Lively. Los tres actores principales consiguen unas interpretaciones plenas de credibilidad, con una mágica Blake Lively, y en especial quiero señalar a los sobrados Travolta, Hayek y Del Toro, que aquí se permiten parodiar con gracia a algunos de sus personajes más emblemáticos.
Fuentes.
Internet.
AA.VV. Wikipedia.
Artículos.
Costa, Jordi. El bajo vientre del mercado. “El País” (28-IX-2012) 42. Excelente crítica, muy favorable. 

Sólo Dios lo sabe (1957), de John Huston.

Sólo Dios lo sabe (1957), de John Huston.
Sólo Dios lo sabe (1957). Heaven Knows, Mr. Allison. EE UU. Género: drama bélico. Duración: 105 minutos. Dirección: John Huston. Intérpretes: Deborah Kerr, Robert Mitchum. Guión: John Lee Mahin y John Huston, sobre una novela de Charles Shaw. Música: Georges Auric. Fotografía: Oswald Morris. Montaje: Russell Lloyd.
Trama.
En 1944 un marinero estadounidense, náufrago de un submarino, llega a una isla en la que sólo vive una joven novicia, aislada por los avatares de la guerra. Inician una relación de distante respeto que pronto de estrechará debido a la aparición de los japoneses y entonces un amor delicado nacerá, condenado empero a no consumarse.
Opinión.
La película se sostiene sobre dos grandes actores, que tal vez estaban en su mejor época. La delicada historia del bruto marinero y la espiritual monjita hoy nos parece demasiado convencional hasta el punto de que podría pasar la censura más estricta del Vaticano, pero entonces era lo máximo a lo que se podía llegar y concitó una gran expectación. Además, la excelente banda sonora del compositor vanguardista Georges Auric tiene un imprevisto empaque experimental.
Fuentes.
Internet.
AA.VV. Wikipedia.
Artículos.
Redacción. Las películas. Sólo Dios lo sabe. “El País” (10-IX-201) 54.

Shanghái (2010), de Mikael Hafström.


Shanghái (2010), de Mikael Hafström.
Shanghái (2010). Género: espionaje y drama histórico. Duración: 105 minutos. Dirección: Mikael Hafström. Intérpretes:  John Cusack (Paul Soames), Gong Li (Anna), Chow Yun Fat (Anthony Lan-ting), Ken Watanabe (Tanaka), Jeffrey Dean Morgan (Conner), Franka Potente (Leni), David Morse (Richard Astor). Guión: Hossein Amini. Música: Klaus Badell. Fotografía: Benoit Delhomme. Montaje: Peter Boyle y Kevin Tent.
Trama.
En el otoño de 1941, Paul Soames, un espía encubierto bajo el oficio de periodista, llega a Shanghái, una ciudad internacional amenazada por los japoneses, que son hostigados por la resistencia china, y se ve involucrado en la investigación del asesinato de un compañero, al tiempo que inicia una relación amorosa, y en el proceso se interrogará sobre dónde están los límites entre la amistad y el amor, entre el deber con el propio país y la justicia.
Opinión.
Una notable película en la que se mezclan los géneros, desde el cine de espías al de intrigas policíacas, del histórico al amoroso, en un cóctel a veces demasiado recargado en las tensiones de pasar de uno a otro. El guión, muy esforzado en la unión de tantas ramas, adolece de algunos breves momentos de excesiva relajación, pero en general el espectador se deja llevar por una historia llena de ritmo y bien contada, y, sobre todo, excelentemente interpretada, sin aspavientos, por una colección de curtidos actores, aunque la parte amorosa no acaba de funcionar, sobre todo porque entre Cusack y Gong Li no hay   suficiente química.
Fuentes.
Internet.
AA.VV. Wikipedia.
Artículos.
Pinilla, Sergio F. Shanghái. “El País” (7-IX-2012).

sábado, 8 de septiembre de 2012

Headhunters (2011), de Morten Tyldum.


Headhunters (2011), de Morten Tyldum.

 

Headhunters (2011). Noruega. Género: thrillerDuración: 100 minutos. Dirección: Morten Tyldum. Intérpretes: Aksel Hennie, Synnove Macody Lund, Nikolaj Coster-Waldau, Elvind Sander, Julie R. Olgaard, Daniel Bratterud. Guión:  Ulf Ryberg y Lars Gudmestad, a partir de la novela homónima (2008) de Jo Nesbo. Música: Jeppe Kaas y Trond Bjerknaes. Fotografía: John Andreas Andersen. Montaje: Vidar Flataukan.

Los tres protagonistas, de izquierda a derecha, Synnove Macody Lund, Nikolaj Coster-Waldau y Aksel Hennie.
Trama.
Roger (Hennie), un encantador pero inmaduro e inseguro cazatalentos para empresas, felizmente casado con Diana (Macody Lund), una hermosa galerista, afronta los enormes gastos de su vida lujosa con un necesario sobresueldo como ladrón de obras de arte dentro de su círculo empresarial, pero nunca es suficiente. Finalmente, cuando planea dar el golpe definitivo robando un valioso Rubens, se enfrentará a un peligro inesperado: su última presa, Clas Greve (Coster-Waldau), es en realidad un cazador de incautos (y  al parecer eso es Roger), un depredador implacable en la destrucción de sus enemigos. Se abrirá para Roger un juego lleno de engaños, traiciones y violencia que alterará para siempre su existencia de burgués deshonesto y superficial y le forzará a conocerse mejor a sí mismo y sobre todo a los demás.

Opinión.
Un filme noruego muy estimable de género negro, con una historia suculenta (Nesbo es un gran novelista del género negro), plena de intrigas y sorpresas, con un guión a la altura en incertidumbre y a la vez en claridad en el hilar de los nudos de desenlace, con acertadas elipsis. Se sustenta en tres buenos actores, famosos en Escandinavia pero desconocidos en España hasta hace poco (el danés Nikolaj Coster-Waldau es el Jaime Lannister de Juego de Tronos).
Cuenta con momentos muy interesantes en la primera parte, que en una tensa progresión enlazan por su intriga y nihilismo con lo mejor de la literatura negra nórdica, pero a partir de la mitad del metraje cae en la tentación de convertirse en un rebuscado aunque eficaz thriller de acción, con una violencia creciente en la que se pierde la pausada y creíble progresión psicológica del principio.




Es mejorable tal vez la fotografía, a menudo poco nítida en el fondo de los planos generales de interior y con algunos encuadres distantes, rebuscados y nerviosos que parecen, sobre todo en las escenas de sexo pero también en escenas en las que el peligro se acerca (la aproximación de Greve a la cabaña), un recurso para enfriar la mirada del espectador. El montaje es también irregular, con secuencias de encadenamiento de planos en los interiores y escenas de acción muy logradas, pero al menos una secuencia de acción (el camión que se abalanza sobre un coche) demasiado lenta cuando el ABC de la profesión exigiría un movimiento más rápido de planos. Y la música apenas acompaña la narración, la descripción psicológica o las sensaciones de peligro, como si la partitura fuera un añadido forzado y se hubiera compuesto antes de la filmación. En suma, sobrevuela la impresión de que se ha logrado una película de notable ambición pero con unos medios más apropiados para una serie de televisión, aunque sea de calidad. Con todo, el espectador aficionado al género negro tiene en esta película imperfecta una de las mejores citas del año y no saldrá defraudado.
  
Fuentes.
Internet.
AA.VV. Wikipedia.
Artículos.
Boyero, Carlos. A la caza del cazatalentos. “El País” (24-VIII-2012) 36. Una crítica positiva.

viernes, 7 de septiembre de 2012

Benny & Joon (1993), de Jeremiah S. Chechik.


Benny & Joon (1993), de Jeremiah S. Chechik.


Benny & Joon: El amor de los inocentes (1993). Benny & Joon. EE UU. Género: comedia dramática. Duración: 100 minutos. Dirección: Jeremiah Chechick. Intérpretes: Mary Stuart Matheson, Aidan Quinn, Johnny Depp, Julianne Moore, Dan Hedaya, Joe Grifasi. Guión: Barry Berman, Jerry McNeil. Música: Rachel Portman. Fotografía: John Schartzman. Montaje: Carol Littleton.
Trama.
Joon Pearl (Masterson) es una joven enferma mental, una pintora muy creativa, que vive en la ciudad de Spokane con su hermano, Benny (Quinn) consagrado a su cuidado y que se resiste a ingresarla en una institución, como quiere la doctora Garvey (Pounder), pero cuya convicción se tambalea cuando conoce a la atractiva camarera Ruthie (Moore). Un día Joon conoce a Sam (Depp), un joven que también padece una enfermedad mental e igualmente creativo, un extraordinario imitador del comediante Buster Keaton, y se enamoran, pero su amor deberá superar sus graves problemas y las dudas de Benny, que se opone a lo que considera un amor imposible. La pareja escapa y la tensión provoca una crisis en Joon, que es internada en un hospital. Benny deberá reconciliarse con Sam y dar una oportunidad a la pareja.

Opinión.
La película se mueve con soltura entre las coordenadas clásicas de la comedia sentimental y el drama médico, y cuenta la historia de un amor que debe sortear impedimentos tan grandes que solo cabría la desesperanza, pero el director dirige su mirada sensible a estas criaturas (grandes interpretaciones de Masterson y Quinn y extraordinaria la de un desatado Depp) y nos desvela con comedimiento realista su humanidad doliente y su ansiado derecho a amar. Subraya con acierto la acción una de las mejores y perdurables bandas musicales de su época, con un maravilloso tema principal,  I'm gonna be (500 miles), del grupo escocés The Proclaimers.
Fuentes.
Internet.
AA.VV. Wikipedia.
Artículos.
Redacción. Las películas. Benny & Joon (El amor de los inocentes). “El País” (7-IX-2012) 54.

martes, 4 de septiembre de 2012

Las aventuras de Tadeo Jones (2012), de Enrique Gato.


Las aventuras de Tadeo Jones (2012), de Enrique Gato.

Las aventuras de Tadeo Jones(2012). España. Género: cine de animación de aventuras. Duración: 85 minutos. Dirección: Enrique Gato.
Trama.
Tadeo Jones sueña desde niño que será un famoso arqueólogo, pero hoy es un albañil ensimismado y sin trabajo en Nueva York, con la sola compañía de su fiel perro, pero un rosario de meteduras de pata le meterá en la más increíble aventura, la búsqueda de Papaiti, la ciudad perdida de los incas en la selva peruana. Allí conocerá a un indio con genes de gitano español, el loro más mudo e inteligente del mundo y a una guapa arqueóloga, Sara Labrov, con la que afrontará su incierto porvenir, porque los malvados de Odysseus…
Opinión.
Esta película es la consagración del cineasta Enrique Gato y una prueba definitiva de que el cine español ha llegado a un punto de excelencia en el difícil género de la animación, con una minuciosa preparación del dibujo y el color de las imágenes (a menudo lindantes con una fotografía de la realidad natural), una calidad portentosa en la inventiva visual (los escenarios de la selva o de la ciudad perdida), un ritmo impecable en las escenas, un cuidado exquisito en los diálogos y en la elaboración psicológica de los personajes. Pero el reto más exigente era lograr levantar la pasión en el público y en ese rito mágico el director logra un pleno radical, total: muchos niños gritan en la sala para avisar de los peligros a los protagonistas, y algunos adultos hasta se desternillan de risa. Y todos salen felices, esperando una pronta continuación. Hay críticos que se han mostrado más contenidos, incluso con un punto de acidez. Yo, en cambio, me rindo con el público ante este filme que enamora, que saquea como un digno pirata muchos de los mejores momentos de la saga de Indiana Jones y los parodia con un humor sano e inteligente, con un punto a veces sublime de creatividad, con un baño no empalagoso de hondura humana.

Fuentes.
Internet.
AA.VV. Wikipedia.
Artículos.
Belinchón, Gregorio. La parodia es un negocio serio. “El País” (29-VIII-2012) 32-33. Se estrenan dos películas que parodian a Indiana Jones (Las aventuras de Tadeo Jones) y Abraham Lincoln (Abraham Lincoln, cazador de vampiros).
Ocaña, Javier. España se anima. “El País” (31-VIII-2012) 35. Una crítica positiva, pero con una alerta acerca de las insuficiencias del guión.